格式,是已经形成规定或被普遍认可的一种形式。这个说法,主要是对文本而言。编剧的工作,就是把自己的思想通过文字落实成可供阅读的文本,也就是写成剧本来体现。
但有些朋友,还不大了解剧本的格式,这是编剧最基本的功课。我们不能总是拿出一个很好的故事,结果,让人家一看,他先由心里发笑,这小子还是个很嫩的芽菜,结果就会在价格上欺负咱。从编剧自身的角度讲,我们也有责任做出规范漂亮的文本,这不只是能使阅读者会感到舒服,同时,也是对自己技能和认真意识的一种训练。
剧本分为文学剧本、导演剧本,导演分镜头剧本、电影完成剧本。但本子自导演剧本之后,就不是编剧的事了。
本子的容量也很重要。我读过不少的本子,故事的创意很好,但故事量远远不够。由于这个东西没有具体的量化,我这里列出的是常规的量化标准。
电影本子,由文字的角度讲,至少要在35000到45000字之间。全剧大约要有120场戏。如果就本子的页数讲,四号字的打印本,原则是一页一分钟。
电视电影本子比之要弱很多。但不是弱在容量上,而是弱在实际把握上。二者的区别在于,电影讲的是感觉,因此时间的要求很严格,以秒记,但却有大投资。电视电影则是偏重于讲故事,时间松于电影,即使你写成了电影本子,它也无法拍摄。
电视剧本子,一般的情节剧,每集的字数要在15000。而动作戏要在12000。要大约有40场戏。而电视剧本子对于所拍摄的戏而言,其作用和重要性上都大于前面的二者。所以说,一部二十集的电视剧是很吃时间和功夫的。因为由字数而言相当一部常规的长篇小说的字量。如果有人二个月就能写出部二十集电视剧来,还认为自己的东西是经典,他多半是个大话王。
如果有朋友有兴趣做长的电视剧,我建议最好是拿着你的故事创意先去联系影视文化公司,签了意向书后再写,不然成为废纸的可能性远比被人认领高的多的多。
首先明确一点,剧本区别于任何一种文体形式,我经常看到有的朋友把剧本写成了小说或人物传记,这是不对的,至少是不专业的。剧本有自己专署的格式,写剧本从某种程度上说是个技术活。
写剧本也不是什么很崇高的艺术创作,这只是一个普通的工种,剧作家和清洁工人没什么区别,都是很普通的工作而已,所以每个人都可以写剧本,每个人都可以当导演。当然,既然是一个工种,就有自己的规范。这些规范也许不会让你迅速变成一个专家,但至少能使你看上去像一个专家。或者,不至于让你糟糕的格式成为审稿人枪毙你稿子的理由。因为一个审稿人每天要看三到四篇稿子,如果你的剧本格式看上去不怎么专业的话,他完全有理由翻上几页就把你的剧本扔在角落里凉快。
刚刚上面提到有的朋友把剧本写成了小说,不是不可以,但那个是文学剧本,根本不能用来指导拍摄和制作。举个例子,你可以在小说里花几页的笔墨来写一个人的身世,背景,家庭组成,或是用几页的笔墨来描写主角的心理斗争过程,但这些东西是无法表现在电影屏幕上的。你的剧本就是一个屏幕,你所要表现的是电影屏幕上能被观众直接看到感受到的东西。像心理活动这类东西是无法很好的表现出来的。加旁白?当然可以,除非你能忍受主角的画外音在一动不动的镜头里读几页小说。电影*画面表达情绪,你的剧本就是电影画面,要通过摄像机的角度来写,这可能引起第二个问题。
如果你这样写剧本:在5号升降台,用盘纳为升70型相机,60mm镜头,由8.5m摇至2m对焦…………如果你这样写,就算过了审稿人这一关,你的剧本也会被导演扔掉。你不需要教他怎么拍,这不是你的事。你在写剧本的时候完全不用担心相机的事。但是不是剧本就不要考虑相机了呢?也不是,你需要考虑相机的关系而不是位置。剧本里有自己的专用相机术语,多多使用这些术语,能让你的剧本很专业,至少看上去很专业。
4.Wilder angle 更宽的角度:先表现BILL在广场的一角喝可乐,然后镜头拉远,表现BILL所在的广场。
9.Moving shot 运动镜头:包括跟拍,摇移,追随等等,反正镜头是运动的,至于具体怎么动,还不是现在考虑的问题。
< shot 双人镜头:BILL和SALLY在边喝可乐边交谈,这种镜头的相机不要随意移动,防止“越轴”。把BILL和SALLY两人连起来有一条轴线,相机只能在轴线一侧运动,如果越过这条轴线,在画面上BILL和SALLY的位置就会左右互换,引起观众视觉上的逻辑混淆。
11.Close shot 近景:强调SALLY美丽的眼睛,但一般少用为妙。
标场号是导演的任务,如何标场号取决于他想怎么拍这部影片。如果一个编剧标上场号,导演就得将它们划掉并重新标号,这会浪费他的时间和精力。(如果你发现有名的编剧在剧本里标上了场号,千万不要在意——也许它不是商业剧本,或者它是老式剧本,或者编剧就是导演。) ⊙在每页开头和结尾处写上“未完待续”放在合适的位置上。原来的老规矩成为了现在的难题,既然电影工业中难题已经够夺得了,这个细节就被摒弃不用了。现在编剧软件可以处理这个工作。但是同样,制片人想要靠到简短的剧本,“未完待续”在一个商业剧本中也没有任何作用,除了占地方它一无是处,所以我们最终还得删掉它。 剧本格式是最基本、最能体现专业性的技能,也是编剧的必备技能。对你而言,它必须成为一种简单的本能,如同呼吸空气一般。你必须学会设置一页稿纸的格式,能毫不犹豫地开始动笔写作。即便有特殊编剧软件可以帮你完成这项工作,你不能视其为当然地依赖它。 并且,电脑软件能发挥多大作用,完全取决于它的使用者。电脑编剧软件一开始只是为专业编剧设计的,因此它的某些功能只为专业编剧所需,却是一般初学者必须避免的。一旦使用,它很可能会导致重大失误。 在我布置的首次课堂作业中,我的学生练习用剧本个是写了几页。当然,我必须打回用电脑软件写成的作业。这些作业里有场号,页首和页尾都有诸如“切入”等这样的转场方式,这些都是电脑软件自动设定的。当我就想当然地一位电脑软件肯定是对的。不过也许,他们根本就不知道如何删掉这些不必要的元素。 话说回来,电脑编剧软件的价格实在很昂贵。很多初学者也许只是在试探,当了解到行业现状时,有很多人可能会放弃编剧事业。为何在你尚未决定到底要不要成为一个专业编剧前,就把大把的银子花在软件上呢?即便那些决心已定的人,其中也只能有一部分能将剧本卖出去。所以一旦对电脑软件进行无法挽回的投资,学生们很可能在未来几年都赚不回本钱。 实际上,任何编剧初学者都不需要为软件掏钱;掌握了基本电脑操作技巧的人,都能在因特网上找到绝对免费,而且相当管用的木板。比如,你可以再上下载Sceenstyer,一个word软件可兼容的模板,我已经使用好几年了。使用Screenstyler时,应该记住它只是一个模板;将它以模板形式保存在微软办公系统里(使用文件扩展名)以模板格式打开。无论何时,只要你关闭剧本文档,就应当以木板格式保存,不然你就会损失巨大。 处理动作段落与对话段落等剧本元素时,一定要严格遵守行间距的要求。记得将自己的剧本与本书附录中的样本进行比较,如果你的剧本看起来跟样本很不一样,那就必须动手修改了。 标题页是用来标记你的名字和剧本名字的,所以它必须显得正确而整洁。同样,我们可以参照附录中的样本。标题用大号字体,下划线居中,位置大概在页面上缘往下3英寸处。在标题右下角,用单倍行距写下你自己的名字、住址、城市、省份、邮政编码和电话号码。用一个简单的印版格式,于此页右边和下方边缘留下1英寸空白。 其他页面上就不必写上你的名字了,美国作家协会注册编号和其他版权信息也不必出现。(到处都刻意强调版权,这只会显示出你很业余。) 我们的老传统是将剧名放在第一页,但是现在流行将其略去。其实两种选择都可以。如果你用老式方法,大约在页面上缘往上1英寸出打上剧名,左右居中,用大写,加上下划线。 从第二页开始,在右上角打上页码,字体与正文的保持一致。页码非常重要,所以千万不要疏忽这个程序。 使用“淡入”和“淡出”只出现一次:分别在剧本最开始和剧本完全结束的地方。不要在其他地方使用它们,如果你使用了“淡入”,那么双倍的地方。不要在其他地方使用它们,如果你使用了“淡入”,那么双倍行距后,就可以开始写作剧本的第一场了。 在左边空白处,你就可以直接打上场景标题了。场景标题,也被称为——嵌入条,其实是一个场景的简介。它必须短而精炼,而且用大写字体打出。场景标题以场景的大致低电位开始——“内”,意为室内场景,或者是“外”,意为室外场景。然后在标题中再写上具体地点,比如:客厅、街道,或者是“外”,意为室外场景。然后在标题中再写上具体地点,比如:客厅、街道,或者超市等。最后标题会显示出你的场景发生的时间——日景或夜景。 注意以上格式,特别是它的空格和标点,这个基本个师应当保持不变,而且它的空格和标点,这个基本格式应当保持不变,而且它的空格和标点也不应有变化。 如果你是个专业的剧本审读人,当你看到这样的场景标题时,你会对作者有什么看法呢?当然,正确的写法是这样的: 有时候,动作段落被称做“描写”或者“叙事”。我之所以选择“动作段落”这个词,是因为我想让我的学生们避免采用描写或叙事。(事实上,亚里士多德曾说过戏剧必须是“以动作的形式,而不是叙述”。) 编剧用动作段落来提供精炼、清晰而且简洁的陈述,这些故事元素无法在对话中体现,却又必须让观众看到。实际上,在剧本里,一个动作段落短小精练得像一个列表,而不是描述。动作段落内采用单倍行距,而段落之间用双倍行距。在段落内容中,必须表现场景中的“假定情境”。例如: 首先应该展现你的故事环境的细节,但是如何开展它们,却并没有成规。以实践、季节或者天气开始,能够很快传达出你所要寻找的气氛,随后而来的,便是地点及其重要物理特征。 提示! 编剧的描写只需揭示事物的本质。在上面的动作段落中,你得到了足够的信息可以了解到这是一个大热天的清晨,而且即将有一场军事庆典。如此少量的描写,才能体现出行业水准,并且深得制片人喜爱。是的,剧本会被不同人阅读,但是千万不要因此而犯糊涂。制片人会给阅读者一些特殊的指示,对任何一个电影制作者而言,这些指示都会符合戏剧规律。阅读者寻找的是那些同戏剧一样,能够在银幕上起作用的故事而不是要寻找短故事或者小说。 当然,你想鼓励人们将你的剧本读下去,但是如果你用“金星在地平线上闪动”来形容日落场景,那你实在是弄巧成拙。电影从业人员讨厌这种东西,而且如果他们说“你的剧本读起来像小说”,这实际上是含蓄的批评。一些业内阅读者甚至说他们通常直接跳过动作段落,只读对话。有一次,我听一个导演抱怨:“我不需要这些单倍行距的废话,只需要告诉我在什么地方拍摄、都有些谁、他们在做什么。” 在我们的“游行场地”这个场景中,细节都很简洁,但是摄影机能够拍下它们。不用解释或者描述,视觉形象就能引起有意义的联想。比如,清晨的光线和中午或晚上的光线不同,虽然场景在早上,但我们能看到草地上升腾的热浪,这些细节显示季节是在夏天;游行场地的背景暗示一场军事庆典即将举行;三色星条旗暗示是在美国。在美国,什么全国性夏季假日有军事庆典呢?纪念日?7月4日?在这种背景下出场的人物,我们预期他们会做什么呢?现在,为了继续我们的讨论,让我们重写这个场景。 只一个元素改变了——气候,夏天变成了冬天。第一个场景暗示时间是在独立日,我们脑海中会浮现游行庆典和野餐的情景;而第二个场景暗示是在灰色11月的老兵节,这给故事渲染上了寒冷的视觉气氛。按常理推论,观众会觉得人物在7月4日的行为,会与老兵节中的人物的行为有极大的不同。只要换一个形象,我们就能改变整个故事。 标签:电影剧本 电视剧剧本 动画剧本 故事漫画剧本 写作 独立制片 独立电影 动漫 影视 分类:进入编剧行业 确立镜头(establishing shot)、CU(特写,close up shot)、POV(主观视角,Point of view shot)、切(cut to)和溶(dissolve)等术语,并不是严格限定的禁忌,但是新手们最好还是避免使用它们,将如何拍摄和剪辑电影的决定权留给导演吧。 同样,也要避免使用这样的语句,如:“摄影机找到并跟随着……”实际上,永远不要提及摄影机。我强烈建议你去掉“我们能看到……”或者“我们听到……”这样的说法,用“我们”来提示剪辑安排已经过时多年了。虽然这样使用并不会造成致命的伤害,但是它们会使你的作品看起来很陈旧。这就是写作电影剧本时一点点可怜的心理战术。 如果你看到了有摄影机角度和剪辑说明的完成台本,就当没看到好了。既然电影工业都要求我们不要在商业剧本里出现这些元素,我们为什么还要花费时间在这些必须避免的事情上呢?一个优秀编剧的品质就在于不必使用“镜头”的词汇便能在文本中用暗示的手法掌控镜头角度和剪辑。 在这种转变中,每个场景的结尾自然意味着“切”,除非编剧另有安排。所以在每个场景结尾都写上“切”,就像在每页页首和页尾用“未完待续”一样没有必要,冗杂而且空洞无物。 提示! 当你提交一个剧本时,你就好像是在应聘一个职位,你的剧本就是你的求职书,而制片人便是你将来的雇主。他们需要你的作品符合他们对商业剧本的要求,他们想要你把那些技术行话从剧本中清除,所以最聪明的办法就是迎合他们的要求。制片人不在乎你的场景是否以“溶接”结尾,但是他们确实在乎你的剧本是否能成为银幕上的一场戏。 在动作段落中,当你第一次介绍出场人物时,用黑体标出他的名字。然后,用正文字体。然后,用正文字体。比如: 第一项工作,赋予人物一个合适的名字。“一个女人劝说一个男人不要自杀”,这样太空洞。“简劝说艾德不要跳楼”这样的表达就会赋予人物以生命,人物越显得真实,越能帮助你设计他们的动作。另一方面,你可以用属性称谓来介绍配角或背景人物,比如“两个警官”,“一个侍者”或者“一群人”。它们也都必须用黑体标出,同样,紧接着转成用黑体标出,同样,紧接着转成用正文字体: 一个学生曾经问道:“我是否该将一具尸体是为某个人物呢?”我的回答是:“只要它开口说话。”有时候,在你介绍人物时,你必须弄清楚它们是否是“人物”。在戏剧中,人物参与戏剧动作。如果你的尸体开始像其他人一样说台词和有行动时,你可以视他为“人物”,给他去一个名字,在动作段落中用黑体介绍他。如果你的尸体只是伸开四肢,僵硬地躺在地上,它就属于设定情景,成了背景的一部分,如同道具一般。 ■ 写作对线英寸处开始写作对话,并将它限制在一个大约3.25英寸宽的方框内(不要超过这个范围)。从左边的空白处起的右边边缘,再留出2.7英寸的空白,或者从对线个空格来,然后用黑体标示正在说话的人物名。每个人物名及其对话间留出单倍行距。示范如下: 同空格一样,对话栏的宽度也会影响你的剧本的长度。太宽或太窄的对话栏,都会影响剧本的容量,进而使剧本结构受到影响。 同样,将一段对话在页与页之间断开,也会给人造成不好的印象,如果格式又不正确,后果会更为严重。比如: 看到了吗?台词在一页结束处戛然而止,又在另一页重新开始,而且这页没有任何线索暗示说话人的身份。不要用这种方式将对话断开!说明白点,就是万万不能断开同一段对话。 电影中的对话应该简洁。如果你的人物台词从一页一直延伸到另一页,你可能犯了“哈姆雷特综合症”:写了很多的独白,你的人物总是“很大声”地思虑着,背诵出种种思绪、感觉和事实,这样的台词太损伤动作了。如果你的谈话经常长达五六行,你就应该思考一下了。 提示! 当重新开始一场被打断的谈话时,一些剧本将“续”或者“未完待续”加在说话人物的名字旁边。这又是一个你不需要遵循的惯例。只用将重新开始的谈话视为另一句台词便可,如同上面的例子那样处理。 大多数情况下,这样的小策略可以起到作用。但是,有些台词无法调整。如果你真的不能避免谈话被打断,可以采取这种方式: 如果谈话断开,至少要保证每页都有两句以上的台词,不能让每页只留下孤零零的一句。一些剧作者用完整的“未完待续”,但其实用“续”就可以了。而且,有些编剧软件会自动加入“续”和“未完待续”,所以一定要加倍注意。对于断裂对话的偏见是如此严重,最好还是修改一下软件的这种功能设定吧。 说话人物的“舞台说明”是在括号里的一两个台词,在人物名与台词之间用单倍行距显示(不要在括号里使用三个以上的词汇)。它们被用来提示一些在上下文中并不显著的行为动作。从左边空白的右边边缘往右2.2英寸处,或者说对线个空格处开始写括号内容,并将它们限制在1.5英寸处,或者说对线个空格处开始写括号内容,并将它们限制在1.5英寸宽的方框内。 许多其他电影专业的人士将剧本里的内容,比如标明摄影机角度等,视为一种侵犯。他们说:“应该把动作留给演员,把导演的工作留给导演干”。更有甚者,他们宣称,一个写得好的剧本,任何括号都是不需要的。举例说明: